Aplaudir de Pie
  • Críticas
  • Reflexiones
  • Reseñas
  • Quiénes somos
Aplaudir de Pie
  • Críticas
  • Reflexiones
  • Reseñas
  • Quiénes somos
Autor

Ricardo Ruiz Lezama

Avatar
Ricardo Ruiz Lezama

Dramaturgo, director de teatro y actor.

Críticas

Dios tenía guardado algo para nosotros. Obra romántica que recupera la idea de destino

por Ricardo Ruiz Lezama 26 mayo, 2015

dios tenía dos

“Todo encuentro casual es una cita”.

Jorge Luis Borges

No se puede hablar de amor sin ser sentimental, que no cursi ni necesariamente melifluo. Creer en la posibilidad o imposibilidad de un encuentro amoroso necesariamente nos conduce a otro nivel de la percepción en donde las palabras dejan de ser suficientes, las miradas hieren y todos los caminos parece que confluían hacia un mismo destino: el otro.

Dios tenía algo guardado para nosotros, escrita y dirigida por Maruja Bustamante y con las actuaciones de Bárbara Massó (Cristal), Gonzalo Pastrana (Mateo), Gael Policano Rossi (Dios), es una obra de amor romántica que recupera la idea del destino.

Dios propicia el encuentro entre Cristal, una poeta extravagante, y Mateo, un pintor de pocas palabras. Después de que estos personajes se encuentran como por milagro, es donde empiezan los malentendidos, la espera, la asfixia por la ausencia del otro, el querer decir y no poder, en fin, quedan a merced de sus pasiones, su libre albedrío, su humanidad.

Uno de los aciertos más grandes de esta puesta en escena es que no es empalagosa en ningún momento y logra instantes profundamente conmovedores además de divertidos pues está atravesada por una mirada humorística y poética que casi podría situarla en la categoría de comedia romántica. Con la diferencia sustancial de que las contradicciones y la verdad de lo que devela en las relaciones entre Mateo y Cristal es más propio de lo que conforma una mirada teatral compleja y nada complaciente.

El espacio de representación se encuentra cubierto por papel blanco que conforme la obra avanza va siendo pintado por los tres personajes, creando un registro pictórico de esta historia de amor. Esto da como resultado una metáfora de las experiencias como escritura de nuestra propia vida, en donde destino y decisión confluyen y se confunden.

Las actuaciones son frescas, naturales y poseen la característica de que en momentos los actores hablan hacia el público, generando complicidad y cercanía. De esta forma estamos más inmersos  en la intimidad de estos enamorados e incluso en la  de Dios y sus misteriosas razones.

Dios tenía algo guardado para nosotros es una obra de amor que contempla las diferentes  aristas de este fenómeno y nos cuestiona: ¿Qué pasa, qué hacemos y qué nos queda después del momento en que dos personas vivimos el milagro del primer encuentro con alguien a quien amaremos?

Para más información sobre Dios tenía algo guardado para nosotros, como funciones, venta de boletos o reservas, visita: http://www.alternativateatral.com/obra32068-dios-tenia-algo-guardado-para-nosotros

Críticas

Maruja enamorada. Biodrama amoroso

por Ricardo Ruiz Lezama 25 mayo, 2015

Maruja enamorada

Con un interés inacabable sobre los límites de la ficción y sobre la teatralidad a fuera del teatro, Vivi Tellas, directora teatral, crea el concepto de Biodrama. Esto es: obra que teatraliza la vida de una o más personas, recuperando la maravilla poética que posee lo cotidiano.

En un taller que dictó Tellas sobre esta forma de teatro, conoció a la actriz, dramaturga y directora Maruja  Bustamante. De este encuentro surgió la necesidad de trabajar en conjunto, dando como resultado la obra biográfica Maruja enamorada.

Esta puesta en escena es un recorrido por las diferentes relaciones amorosas que Maruja ha vivido. ¿Pero estas relaciones son extraordinarias o por qué a alguien le interesaría ver la vida de Maruja Bustamante? Lo extraordinario radica en que la visión artística que atraviesa esta obra nos recuerda que los acontecimientos pueden ser asombrosos o insignificantes dependiendo cómo se miren. Así, Maruja enamorada, es un montaje que impacta por la capacidad de mostrarnos la belleza en hechos que quizá contados de otra forma no valoraríamos. De alguna forma es un canto a la vida diaria y sencilla. A la vida de todos. Porque si bien Maruja Bustamante se dedica al teatro, es, ante todo, un ser humano con las mismas necesidades afectivas que cualquier espectador. Es en ese punto en que ocurre la comunión. Todos necesitamos del amor.

Al tratarse de una obra biográfica el nivel de intimidad y complicidad que se construye es imponente. Si de por sí una obra de teatro tiene que pasar por verdadera a los ojos del público, Maruja enamorada alcanza otro nivel de la verdad que quizá sólo podría compararse al de los documentales cinematográficos. Aunque con la diferencia de que esta obra no sólo es verdadera si no que ocurre frente a nuestros ojos en tiempo real.

Con todo lo dicho, Maruja enamorada, no se trata de una simple confesión. Por el contrario, posee todos los elementos de una obra de teatro. Lo cierto es que es complicado de definir, por eso Vivi Tellas tuvo que inventar una palabra para nombrar esta posibilidad particular del teatro y  esa es, justamente, Biodrama.

La actuación de Maruja Bustamante es hondamente conmovedora por su honestidad. Se comparte sin ambages,  ofrendándonos sus sufrimientos y sus dichas, habitando el escenario con una libertad y un gozo excepcionales.

Este Biodrama amoroso al final es una invitación a mirar la propia vida con ojos admirados; a descubrir las historias extraordinarias que todos poseemos por el simple hecho de estar vivos.

 Para más información sobre Maruja enamorada, como funciones, venta de boletos o reservas, visita: http://www.alternativateatral.com/obra28786-maruja-enamorada

Críticas

Cáucaso. Crítica al concepto de «enemigo»

por Ricardo Ruiz Lezama 17 mayo, 2015

Caucaso

En octubre de 2002 ocurrió un suceso que conmocionó al mundo. Unos rebeldes chechenos tomaron, en medio de una función con aproximadamente 700 espectadores, un teatro en Moscú durante tres días hasta que las fuerzas especiales rusas lograron rescatarlos mediante el uso de la fuerza, ocasionando una matanza, tanto de rehenes como de revolucionarios. Esta es la noticia que utiliza Lautaro Vilo para dar vida a Cáucaso, la segunda obra de su Trilogía sobre Noticias Internacionales.

El acontecimiento fue expuesto por los medios como un acto terrorista. Pero lo que Vilo logra mostrarnos es otra cara de este hecho. “Si fuéramos terroristas, pediríamos millones de dólares y un avión para escaparnos, no que se termine la guerra” se dice en un momento de la obra en voz de uno de los personajes. Pero es verdad, en la realidad eso pedían los chechenos que protagonizaron esta acción, demandaban que Rusia desocupara Chechenia. De esta forma Lautaro expone la manipulación mediática que vivimos, además de hacer una mordaz crítica al concepto de enemigo, según las potencias y sus intereses.

El montaje sucede a manera de interrogatorio, en donde un personaje es cuestionado sobre los acontecimientos ocurridos en ese teatro. Recordando a aquellos mensajeros que aparecen al final de las tragedias griegas, el protagonista, interpretado por el mismo director y dramaturgo, Lautaro Vilo, cuenta los hechos vívidamente, permitiéndonos ser transportados a aquellas tres largas y trágicas noches en ese teatro de Moscú.

De lo único que se vale el autor para trasladarnos al 2002 es de su actuación, una voz en off y un músico, manteniendo estilísticamente similitudes con la primer obra de la trilogía (Un Acto de Comunión),  que son: la utilización del mínimo de recursos para la representación y el mayor uso de la imaginación de cada espectador. De esta forma Cáucaso es teatro en una sus formas más puras y que lo mantienen existiendo a pesar de los siglos: un mecanismo poético que nos permite ver más allá del uso de la mirada, observar desde adentro, permitiendo que cada quien contemple su Rusia.

Cáucaso es sin duda un montaje sumamente pertinente en esta época en que claramente las noticias hacen foco en ciertos acontecimientos, mientras se omiten intencionalmente otros. Esta puesta en escena nos invita a cuestionarnos lo que vemos y a tratar de ponernos en el otro lado, en el de los que no convienen al poder: los guerrilleros en busca de libertad que ahora son llamados terroristas.

Para mayor información sobre funciones, reservas o compra de boletos de Cáucaso visita:

http://www.alternativateatral.com/entradas35063-caucaso?o=14

Críticas

Matar cansa. Seducción fatal entre víctima y victimario

por Ricardo Ruiz Lezama 17 mayo, 2015

matar cansa

¿Qué ocurre en la mente de un asesino serial? Fuera de responder esto, Santiago Loza  va más allá con la dramaturgia de Matar cansa, dirigida por Martín Flores Cárdenas y actuada por Diego Gentile, pues ver la mente criminal es ya un tópico un tanto recurrente, pero mirar su alma tal como se hace en este montaje, lo diferencia del resto y lo coloca en un lugar más próximo al corazón de quien lo mira.

La obra principia a la manera de Stand-Up Comedy en donde un personaje empieza a contar una historia en un micrófono. ¿Es su historia, de alguien más, es el asesino o acaso una personalidad escindida del mismo? Son preguntas que puede uno hacerse en el transcurso, pues la identidad del personaje no se sabrá sino hasta el final.

En este sentido la dramaturgia sorprende e intriga, sembrando numerosas incógnitas y pistas mientras la obra atraviesa momentos humorísticos y poéticos como ya hemos visto en otros textos de Loza (Mau Mau o la tercera parte de la noche y La mujer puerca), lo cual coloca a Matar cansa dentro de su universo particular como autor que ya se traduce como una voz muy característica y  propia, donde el uso de la palabra está entre lo trascendente y lo terreno, mostrándonos la poesía de los seres aparentemente más mundanos.

La dirección va estrechamente ligada con la sensación misteriosa del texto por lo que el montaje se caracteriza por un juego de sombras y luces que nos permiten acercarnos sensiblemente a los recovecos más profundos del espíritu de un asesino.

La actuación es sobresaliente. La construcción del personaje posee una verosimilitud tal que la línea entre realidad y ficción es muy delgada, generando  la sensación de que lo que estamos presenciando ante nuestros ojos es una confesión descarada de alguien que no conoce de moralidad, pudiendo escuchar frases como: “La ternura infinita del que mata”, “Todos matan, hasta los niños”, “No me gusta la palabra víctima, parece que existiera gente inocente y no es así”.

Estamos frente a una confidencia impúdica de un asesino que explica tan bien sus razones que por momentos podemos entenderlo y hasta justificarlo. Pero no sólo vemos una parte del fenómeno, pues al parecer hay un destino trágico entre el asesino y la víctima en donde ambos caminan desde siempre para encontrarse un día. Esa razón misteriosa e intangible, esa seducción fatal entre víctima y victimario que culmina en una especie de coito mortal, es uno de los temas que Santiago Loza explora en esta dramaturgia que sin duda nos dará mucho qué  pensar sobre la idea de destino.

Para mayor información sobre funciones, reservas o compra de boletos de Matar cansa visita: http://elextranjeroteatro.com/plays/view/104/name:MATAR-CANSA-de-Santiago-Loza

Críticas

Paraná Porá. Metáfora apocalíptica sobre la redención y el perdón

por Ricardo Ruiz Lezama 10 mayo, 2015

paraná

Una nueva glaciación ha caído sobre la tierra. Dos mujeres en un pequeño barco van rumbo a Córdoba, buscando su salvación. En breves líneas esto resume la trama de Paraná Porá, obra escrita y dirigida por Maruja Bustamante, con las actuaciones de Monina Bonelli e Iride Mockert y la música en vivo de Sonia Álvarez.

Esta circunstancia apocalíptica provoca que dos mujeres, “La gringa” y “La polaca”, coincidan y descubran cada vez más la una de la otra y de sí mismas, revisando el daño que, sin saberlo, se han hecho mutuamente.

La obra avanza en dos planos: el literal y el metafórico. En el literal podemos ver a estas mujeres con sus miedos y dolores, extrañando un mundo que ya nunca va a ser el mismo y enfrentándose por un pasado en común que las atormenta; en el plano metafórico vemos el trayecto de dos seres frágiles hacia la redención y  el perdón.

¿Las heridas emocionales cicatrizan? ¿Seríamos capaces de perdonar a alguien que nos arruinó la vida? Tal vez sólo en las circunstancias extremas las personas seamos capaces de hermanarnos, muestra el montaje.

El texto de Maruja Bustamante es ágil y divertido, además de conmovedor. El planteamiento fantástico de la obra, que recuerda a la ciencia ficción, es asumido rápidamente por los espectadores gracias a la dirección acertada de Maruja. De este modo somos transportados inmediatamente al planteamiento extraordinario de este universo apocalíptico donde ya nada es como lo conocemos.

Las actuaciones de Monelli y Mockert destacan por su entrega total,  asombrando por los diversos estados emocionales que atraviesan durante la obra, que van desde la ternura más dulce, pasando por momentos de mucho juego, hasta construir instantes de impactante dramatismo.

Todos los sonidos que aparecen en la obra son creados  en vivo por la virtuosa arpista, Sonia Álvarez, que además se encarga de hacer la música, generando atmosferas entrañables.

Paraná Porá es una obra que consolida armoniosamente todos los elementos que posee para brindarnos un suceso divertido y poético, digno de recordar y recomendar.

Para informes sobre funciones y reservas: http://elextranjeroteatro.com/plays/view/34/name:PARANA-PORA-de-Maruja-Bustamante

Reflexiones

El teatro independiente. Una posibilidad para que el teatro en México renazca con una nueva fuerza

por Ricardo Ruiz Lezama 10 mayo, 2015

teatro independiente Actualmente es innegable que México está enfrentando una crisis financiera, por ello fue necesario reducir gastos en diversos sectores y uno de los más afectados ha resultado el cultural. ¿Pero qué ha pasado? La gente que recibe los apoyos institucionales no se ha pronunciado con fuerza (¿por temor a qué?) y aquellos que quizá nunca se han beneficiado con un fondo, se manifiestan alegremente diciendo cosas como: “Qué bueno que ya no les den”, “Que se acaben”, “Abajo las mafias culturales”.

El problema es que ese dinero es de todos los creadores. Muchos que nunca han recibido un apoyo ni siquiera lo han intentado-argumentando: “para qué, si no soy amigo de nadie” (cuando muchos creadores, amigos de nadie, han sido beneficiados)- o peor aún, no lo han recibido y culpan al Estado, quizá de la propia incompetencia artística o de sus carencias para completar y cumplir los requisitos de la convocatoria en turno. Se rumora que siempre se favorece a los mismos, pero ¿alguien puede negar su calidad artística? Muchos de los que se quejan por no recibir dinero, no cuentan con un trabajo que los respalde (ellos dirán que sí, sus seguidores igual, pero otros pensaran que no. Aunque esto es motivo para una discusión que no me interesa generar aquí).

Este texto no busca ponerse a discutir si se merecen o no tales o cuales creadores el presupuesto que se les da. A lo que quiero convocar, al menos a pensar (aunque uno escriba  para intentar modificar la realidad), es que si no existe unidad en esta situación, el panorama será complicado para todos los creadores: consagrados y noveles.

Bien, ya he enunciado el problema a grandes rasgos y viene lo más importante. ¿Qué propongo? (porque señalar es lo más fácil). Así como los creadores se han unido por distintas causas sociales me sorprende que no lo hayan hecho ya para esto. Es triste ver que los foros independientes no cuentan con su propia legislación, lo cual se traduce en un gran esfuerzo para poner un espacio de estas características y mantenerlo. Quizá en el circuito independiente existe una posibilidad para que el teatro en México renazca con una nueva fuerza.

Aquí quiero compartir una experiencia que he tenido la posibilidad de mirar de cerca. Se considera a Buenos Aires una capital teatral de excelencia. Esto debido a la calidad de sus producciones y al nivel de convocatoria que tienen. Pero no todo es poesía. Los medios de producción condicionan y en este caso hay leyes que permiten que el teatro pueda surgir y que hace no mucho fuera relativamente fácil que se hiciera teatro casi en cualquier lado. ¿Cómo fue posible? Se hizo una ley nacional de teatro en la que el gobierno está obligado a cuidar del mismo por considerarse una actividad relevante en el país (México de igual modo cuenta con una cartelera importante y de las más grandes del mundo). También se hicieron las aclaraciones de cuáles son las especificaciones de una sala independiente y además la dividieron en pequeña y grande, dependiendo de la capacidad de espectadores. Asimismo se generaron apoyos ¿Cómo lograron esto? Con unión.

No creo que debamos permitir que los presupuestos se cancelen, más bien el asunto consistiría reformular lo establecido para otorgarle oportunidades a  más artistas. Ahora bien, en México no hay especificaciones en las leyes sobre los espacios independientes y esto es un problema que ha hecho que no cualquiera pueda hacer teatro en cualquier lado y que los espacios independientes que hay, enfrenten dificultades para existir. Si se luchara en conjunto por lograr aclarar estas cuestiones, el teatro podría empezar a ser autogestivo sin tantas dificultades. Buscar una ley nacional de teatro, especificar las características de los espacios independientes para que puedan surgir más y que los que están ganen más fuerza, reformular los apoyos institucionales para que más artistas puedan tener acceso a ellos. Pueden  parecer imposibles, pero justo los artistas somos constructores de utopías.

Críticas

Biolenta. Una radiografía poética y cruda sobre la violencia de género

por Ricardo Ruiz Lezama 6 mayo, 2015

biolenta

La obra Biolenta es una radiografía poética y cruda sobre la violencia de género. Es un monólogo escrito por Carolina Vergara Olivetti, dirigido por Mariano Stolkiner, con la actuación de María Milessi y la música en vivo de Diego Valente.

Esta puesta en escena se presenta en La casona iluminada, dentro de la IV Edición del Festival Teatro Bombón; el cual consiste en presentar varias obras de calidad con duración de treinta minutos y en espacios no convencionales.

No habíamos tenido el placer de asistir a este ciclo y nos cuestionábamos qué tanta calidad podría tener una obra de tan corta duración. Pero descubrimos gustosamente que el tiempo nada tiene que ver con la gran calidad de las propuestas que están ocurriendo en este ciclo y específicamente de la que hablaremos hoy.

El espacio intervenido por el equipo creativo de Biolenta es una pequeña habitación. Esta resulta ideal porque desde que ingresamos genera una extraña opresión y nos hace sentir que invadimos la privacidad de la protagonista. De esta forma el espacio deviene en metáfora de su vida interna, de la cual ya somos cómplices aún sin haber puesto ella un pie sobre la escena.

El espectáculo inicia con un músico, Diego Valente, sentado en una silla y vestido de manera extravagante. ¿Quién o qué es? ¿Un sueño, un fantasma, una alegoría? Sea lo que sea esta presencia inquietante estará durante toda la función, a veces casi imperceptible y otras, perturbadora.

La actuación potente de María Milessi conmueve por mostrar descarnadamente su universo íntimo. La contundencia de sus evocaciones permite ver nítidamente todo lo que construye en su imaginación, tanto que a veces quisiéramos no ver, pero no basta cerrar los ojos porque su voz penetra hondamente en nosotros y vivimos la situación tan intensamente como ella. No hay salida, ese pequeño espacio se ha vuelto una prisión emocional, el laberinto de dolor que viven todas las mujeres maltratadas por el hombre que alguna vez amaron o que trágicamente nunca dejarán de amar.

La dirección de Mariano Stolkiner es de una sutileza exquisita, es como un fantasma, como si la obra viviera por sí sola y nadie hubiera intervenido su creación. Este rasgo, que ya habíamos podido contemplar en otro montaje suyo- Iván y los perros– nos admira pues da como resultado un trabajo actoral de alta exigencia y riesgo.

La dramaturgia de Carolina Vergara Olivetti muestra todos los recovecos espirituales de una mujer que vive una situación de violencia de pareja. El texto es el oxímoron preciso de los dos polos de este tipo de relaciones destructivas: el amor y el odio. De esta forma los espectadores podemos ver la complejidad de los mecanismos que viven estas mujeres, dejando a un lado cualquier tipo de prejuicio y generando empatía. Adentro de cada ser humano existen los miedos que podrían conducirnos a vivir una relación devastadora.

Biolenta es, en definitiva, una experiencia teatral completa y estremecedora que sucede en tan solo treinta minutos.

Si tienes poco tiempo o simplemente te apetece vivir otra posibilidad del teatro, acércate a este ciclo y no te pierdas Biolenta.

Para informes sobre funciones de Biolenta, visita: http://www.alternativateatral.com/obra34716-biolenta

Para informes sobre la IV Edición del Festival Teatro Bombón, visita: http://www.alternativateatral.com/evento1555-teatro-bombon-festival-permanente-de-obras-cortas-iv-edicion

Críticas

El centésimo mono. El misterio de la magia, la vida y la muerte

por Ricardo Ruiz Lezama 5 mayo, 2015

El centésimo

El centésimo mono es una obra que conjuga teatro y magia para transportarnos al mundo de la poesía, las imágenes y las metáforas por excelencia: el inconsciente.

Pero no somos introducidos a la mente en el sentido lírico que podría pensarse en un primer momento, sino que somos convidados a una visión que rosa los límites de la pesadilla, inquietante por momentos, oscura, pero también enigmáticamente divertida.

La obra muestra la mente de un mago, pero a la vez la de otros dos (¿Distintos?). Hay una teoría: si se logra que cien monos tengan una conducta similar entonces otros monos en otra parte del mundo la aprenderán. Con esta hipótesis vemos como tres magos, que no se conocen y nunca conviven entre sí, viven un momento idéntico y determinante en sus vidas.

El espacio en donde ocurre la ficción es justamente dentro del cerebro compartido por los tres magos. Los actores parecen partículas de gas moviéndose caóticamente, viviendo su propia historia, pero por momentos coinciden en una especie de sinapsis en donde nos permiten fantasear con una teoría particular de la sincronía y del otro como espejo. ¿Qué vivencias habremos tenido idénticamente iguales con otro ser al que quizá nunca conoceremos? ¿Existe el otro? Cuestionan las imágenes del montaje.

El texto puede parecer confuso por momentos. Es como una evocación del pensamiento, pues en la mente las ideas pocas veces son organizadas. Pero con la construcción de metáforas visuales la obra dice y significa como en un sueño del que cada quien debe extraer sentido. Es una puesta en escena que permite tantas lecturas como espectadores. O ninguna lectura y sólo incógnitas sin respuesta posible, pero dicientes-al más puro estilo kafkiano-.

Los elementos de magia son utilizados con tal virtuosismo que contemplamos un espectáculo de magia, pero la pericia de Osqui Guzmán como director y autor permite que la magia trascienda y adquiera un sentido poético. La magia se vuelve teatro y viceversa.

Las actuaciones no son naturales, pero tampoco son grotescas. Los actores consiguen un lenguaje interpretativo muy particular, un tanto surrealista, logrando encarnar lo onírico.

El centésimo mono  juega, cuestiona, indaga, divierte y angustia. Estamos sin duda ante una fantasía amenazante que tiene algo para decirnos. Pero el mensaje es un misterio como la magia, la vida y la muerte-temas fundamentales en la obra-.

Termina la función y sabemos que entendimos algo de esa maraña de imágenes convulsas, pero no alcanzamos a nombrarlo. Sin duda una obra nada complaciente y arriesgada, de esas que se antojan para ir a desentrañar a un café o con un buen vino al final de la función.

Para más informes o para comprar/reservar entradas para El centésimo mono pues visitar: http://www.alternativateatral.com/obra19804-el-centesimo-mono

Reflexiones

Claudio Tolcachir. En contra de sí mismo

por Ricardo Ruiz Lezama 26 abril, 2015

dínamo

“Sólo hay dos modos de escribir, Scarpa, a favor del mundo o contra el mundo. A la larga, sólo perduran los que escriben contra el mundo…”

Volodia, El Crítico de Juan Mayorga.

El teatro de arte; ese que nace de las preguntas y el misterio; ese que nos estremece y es inexplicable; ese teatro que está más allá de sí mismo, negando su naturaleza efímera y volviéndose eterno en la memoria; es contestatario. Se pronuncia en contra de ciertas conductas del hombre, de alguna idea, de alguna estética, etc. Hoy vamos a hablarles de un creador que además, en su último montaje, está en contra de sí mismo, poniéndose en riesgo y saltando al abismo que implica la genuina búsqueda artística. Hablaremos del nuevo montaje de Claudio Tolcachir: Dínamo.

Ir a presenciar un nuevo montaje de Claudio siempre es emocionante, pues no sabemos con qué nos encontraremos en cada ocasión. Toda puesta suya plantea búsquedas diferentes,  tanto estructurales y poéticas como temáticas. Al ponerse en riesgo continuo su teatro también produce una sensación de desasosiego que nos hace preguntarnos: ¿Lo logrará esta vez?

La primera diferencia importante en esta nueva producción de Timbre 4 es que Tolcachir no hace la dirección y dramaturgia solo, sino que elige hacer un trabajo de autoría colectiva con Lautaro Perotti y Melisa Hermida. Esta diferencia es fundamental porque pone en crisis su papel de director-dramaturgo que ha desarrollado por más de diez años con su compañía.

Esta autoría colectiva genera una poética totalmente diferente a todo lo que habíamos visto de las producciones de Timbre 4 (La omisión de la familia Colemán, Tercer Cuerpo, El viento en un violín, Emilia). Si bien Timbre 4 se caracteriza por no repetirse, en esta obra vemos algo tan distinto que lo único que mantiene de parecido con sus trabajos anteriores es su compromiso artístico y su calidad.

Todo es diferente, las actuaciones, el diseño escenográfico y del espacio escénico, la presencia de los cuerpos de las actrices, el uso del lenguaje, la ambientación sonora. En definitiva sigue siendo Timbre 4, pero no es Timbre 4. Es algo más, algo nuevo.

¿Lo logró está vez? Esta es una pregunta que cada quién debe responderse al vivir la experiencia de Dínamo. Nosotros pensamos que sí, que logró reinventarse y sorprendernos como siempre. Logró ir al vacío en búsqueda de lo desconocido y compartirnos, con total honestidad, un presente de su travesía.

Críticas

Mau Mau o la tercera parte de la noche. La verdadera historia la tienen escrita los pueblos en la carne

por Ricardo Ruiz Lezama 20 abril, 2015

mau-mau

La historia de cualquier pueblo podemos encontrarla en el internet, si sólo andamos curiosos, y en los libros si tratamos de hacernos de una información más rigurosa. Sea cual fuere el caso, esa es la historia de los nombres, los datos y los números. La verdadera historia la tienen escrita los pueblos en la carne y la trasmiten sólo a sus sucesores. Sólo un alemán entiende, en su sangre, los alcances del holocausto. Los demás podemos leer libros, ver películas o documentales, hablar con sobrevivientes y hacer uso del ejercicio de la compasión, pero hay algo inefable que sólo entienden a los que les atañe directamente. Tan es así que los define, sean conscientes o no. La historia es su tierra misma, su nación.  Ellos son su historia.

De ese modo la historia de Argentina como: La Dictadura, La Guerra de las Malvinas, la victoria en el mundial de futbol ante Inglaterra en el 86, entre otros momentos, sólo lo entienden profundamente los mismos argentinos. Solo ellos conocen las repercusiones que tuvieron estos y otros acontecimientos en ellos.

En este sentido la obra Mau Mau o la tercera parte de la noche, escrita por Santiago Loza, es una obra totalmente argentina, pues es una retrospectiva de algunos momentos importantes de su historia a través de tres décadas.

Nosotros teníamos la necesidad de hablar de esta obra porque sin ser argentinos nos conmovió la puesta en escena. Pensando en  las posibles razones caímos en  cuenta de que la obra Mau Mau tiene alcances poéticos que trascienden la nacionalidad, porque todos hemos vivido guerras en nuestra historia como países o como individuos, e incluso hemos ganado guerras importantes pero eso no significa que la paz durará para siempre, como irónicamente redescubrimos con Mau Mau, en donde dolorosamente queda evidenciado el fracaso de las utopías.

Mau Mau es la historia de un pueblo contada por dos mujeres que al margen fueron viviendo las repercusiones de la historia en sus propias vidas. Con un texto muy inteligente, tanto lúdico como poético; una dirección impecable por parte de Juan Parodi y las actuaciones entrañables de Eugenia Alonso y Gaby Ferrero, Mau Mau o la tercera parte de la noche nos recuerda que un pueblo somos todos los pueblos y que aunque muchos quieran olvidar, la historia ya está escrita en nosotros desde el momento mismo en que nacimos.

Si todavía no has visto Mau Mau o la tercera parte de la noche, ¿Qué esperas?

Información sobre funciones y reservas: http://elextranjeroteatro.com/plays/view/77/name:MAU-MAU-O-LA-TERCERA-PARTE-DE-LA-NOCHE-de-Santiago-Loza

Newer Posts
Older Posts

TALLERES

  • Taller Virtual de Dramaturgia
  • Taller/montaje internacional de actuación en línea
  • Taller de monólogo teatral
  • Asesoría en dramaturgia
  • Cursos y talleres de dramaturgia
  • Ricardo Ruiz Lezama-Perfil y obras

Síguenos

Twitter Instagram

Entradas recientes

  • Crítica teatral para nuevos públicos
  • Consagrada. El fracaso del éxito.
  • Amanda Labarca. Crítica-crónica* por Maurice Lamm-Häuser
  • 2024
  • A lo largo del perímetro: alternativas para el mejoramiento de las artes escénicas Concurso Nacional para Puesta en Escena

Recomendaciones

© APLAUDIR DE PIE 2021 | PATCH NETWORKS